Julio Galán (Pintor Mexicano)

Julio Galán (1959-2006), mexicano. Su obra toma las características nacionales mexicanas y las aleja de toda idealización por medio de un intensa creatividad provocando una renovación artística en su país. En sus cuadros se sintetizan innumerables líneas de influencia. Todo es reunido, recreado y convertido en una constante referencia a sí mismo y a una visión de lo real de una extrema subjetividad.
Nació el 5 de diciembre de 1959 en Múzquiz, Coahuila. Estudió la carrera de arquitectura en la Universidad de Monterrey, la que dejó inconclusa, para finalmente dedicarse exclusivamente a la pintura. Radicó la mayor parte de su vida en Monterrey, a dónde llegó a estudiar desde los nueve años de edad. Tuvo estancias en Nueva York y Europa. Realizó gran cantidad de exhibiciones individuales. A los veinte años de edad, en 1979, obtiene el segundo premio laureado de pintura del Centro de Arte Vitro Monterrey. Su primer galerista individual en Monterrey es Guillermo Sepúlveda, de la Galería Arte Actual Mexicano, desde 1980.
Julio Galán destaca por haber renovado el panorama de la plástica mexicana de los años 1980. La obra de Galán se caracteriza por que retoma el nacionalismo, los ideales mexicanos exentos de idealización, llevados a una realidad que toca el drama, el humor, el sarcasmo y lo cotidiano, pero con una carga fuerte de vanidad, con trazos gruesos, colores opacos y cuestionamientos profundos del "yo" son parte esencial de su obra.






















Jorge Figueroa Acosta (Pintor Mexicano)

Jorge Figueroa Acosta (1942-), mexicano. Haciendo uso de las formas geométricas en la construcción de las abundantes figuras femeninas que pueblan su obra logra, dentro de un estilo neofigurativo, trabajos equilibrados, de elaborados colores, de un bien dosificado erotismo.
La infancia y la adolescencia de Jorge Figuero transcurrieron en Cananea, cuando dicha ciudad era considerada uno de los centros neurálgicos en la producción minera del norte de México, en tiempos en que los insumos militares de los Estados Unidos de Norteamérica aumentaron considerablemente debido a la participación del país vecino en la Segunda Guerra Mundial.1
Su madre fue María Acosta Ramírez. Su padre, Jesús María Figueroa, era mestizo de ascendencia Yaqui, pueblo que aún en esa época continuó siendo acosado como resabio de la persecución porfirista y a pesar del reconocimiento legítimo otorgado a la etnia por el Gobierno del General Lázaro Cárdenas. Debido a la discriminación de que era objeto la familia, por las costumbres inherentes a su cultura, y por las exigencias de su trabajo, Jesús María Figueroa cambió sus apellidos y registró a sus hijos con los apellidos Figueroa Acosta.2
En su infancia y durante sus estudios en la escuela primaria a la que asistía en Cananea, la convivencia de Jorge Figueroa con sus compañeros de aula se vio empañada por las provocaciones de que era objeto por su ascendencia indígena, aún cuando dicha estirpe ya no era evidente en lo fisonómico debido a la dilución del mestizaje.
Durante sus años como estudiante en la escuela secundaria a la que asistía, también en Cananea, tuvo contacto con el Maestro Roberto Cota N., profesor de dibujo y pintura que le imparte las primeras lecciones de pintura. Durante esa etapa adolescente, el maestro Cota invitó al joven Figueroa a colaborar en la producción de escenografías, en su mayoría telones decorativos, para los festivales artísticos que se llevaban a cabo en la misma escuela. Su cercanía con el maestro Roberto Cota, y las actividades desarrolladas bajo su tutela, contribuyeron a despertar el deseo por expresarse a través de las artes plásticas.
La mujer como temática en la obra pictórica y escultórica de Jorge Figueroa ha sido desarrollada a partir de los postulados neofigurativos que revitalizaron el protagonismo de la figura como fundamento para ampliar el contexto conceptual dentro del modernismo pictórico de la segunda mitad del siglo XX.
el caballete y a partir de formas que son generadas desde la estructura morfológica del cuerpo femenino, en función del cual la composición total del espacio pictórico emana como un apéndice de la forma. Así, Jorge Figueroa determina en su obra una nueva propiedad humanista para la figura femenina, contribuyendo a resignificar el humanismo moderno en un entorno social caracterizado por el consumo reiterado de imágenes.
Con técnicas como el óleo, el acrílico, y la acuarela, Jorge Figueroa aborda varias categorías estéticas en torno a la percepción de lo femenino como tema central y las características semánticas que determinan su naturaleza. Dentro de dichas categorías, la exaltación de la belleza del corpus femenino es el origen para introducir al público en sus obras en las que conviven otras cualidades tales como lo sublime, lo fantástico, e, incluso, lo enigmático en el rostro hierático de las mujeres representadas.


























Omar Pérez

Omar Ángel Pérez nació en Houston, Texas en 1963. Él descubrió a temprana edad su pasión por la construcción y la creación, tomando señales de su madre, una pintora y costurera y su padre, quien hizo la mayor parte de los juguetes de su infancia. Estudió Bellas Artes y Diseño Gráfico en la Universidad de Houston y obtuvo su BFA en 1985. Su arte como un trabajador de la madera es principalmente autodidacta y es la culminación de años de construcción de muebles finos de artesanía. Su experiencia también le llevó al mundo de la animación y el diseño de la televisión, donde en 2004 ganó un premio Emmy por su excelencia en gráficos de difusión.
 
     Como nativo de Houston, que ha visto la calidad de la artesanía fina y las artes en esta ciudad crezca de manera exponencial y que se siente orgulloso de ser parte de su comunidad de artistas dinámico y diverso. En el conjunto de su obra que abarca la paleta de mezclado culturas, modas, e incluso los alimentos que a su vez influye en su trayectoria creativa. Reflexiva en sus piezas son yuxtaposiciones de diversas maderas, colores y materiales, todo de todo el mundo, pero se mezclen en un drama divertido, sexy. Estos teatro son su invitación a contratar a un toque, cree, después de todo, que los muebles de arte debe ser utilizado. Sus piezas son en primer lugar funcional, a continuación, en segundo lugar, emocional.








Desde 1998 sus obras se han recogido y expuesto en muchos lugares incluyendo American Craft Consejo muestra en Bellevue, Washington y Atlanta, Houston Center for Contemporary Craft y varias exposiciones grupales. En 2008 se construyó un marco importante para Mequitta Ahuja y su pintura expuesta en el Museo de Bellas Artes de Houston. El Adelle Looscan Biblioteca es otro lugar Houston donde está instalado su obra. Ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración del Centro para la Artesanía Contemporánea Houston, aquí su trabajo, un escritorio de oficina con carácter permanente en el departamento del Director Ejecutivo. Él es el más orgulloso de la de piezas únicas creadas para los coleccionistas privados y diseñadores. Aquí las relaciones personales se inflama y la creatividad es una colaboración de la visión e inspiración.
 
     Más recientemente su Stilett serie "O" de altísimos tacones esculturas ha disfrutado de mucho interés. Sus piezas lúdicas explorar el mundo sádico fetiche por los zapatos de cualquier fashionista. En sus palabras, "como una expresión de agradecimiento, te ofrezco mi gratitud a todas las mujeres que sufren la tortura de usar zapatos de tacón tipo. Su sacrificio no pasa desapercibido. "Un par de esculturas de sus zapatos está ahora en exhibición en el Museo de Arte de Fuller en Brockton, MA. La exhibición acorde se llama "The Perfect Fit: Zapatos de contar historias", y viajará a varios lugares de los Estados Unidos hasta 2013.
Te dejo su web Omar Pérez













The pleasure of

David Renshaw

En el fondo siempre supe lo que quería hacer para ganarme la vida y en mis años escolares recuerdo que mi padre me enseñó algunos de los elementos básicos del dibujo y soñaba con convertirse algún día en un artista.

Ser único  interesado realmente en el arte dejé la escuela y estudie Diseño Gráfico, después comenze a trabajar en una galería de arte local como un enmarcador de imagen.

Me siguió interesando pintar  mi trabajo, principalmente el desarrollo de técnicas e ideas y en 2005 decidí que era hora de seguir mis sueños y me dedique a la pintura de tiempo completo.

Yo siempre trato de hacer mi trabajo excelente,  siento la atmósfera, y me gusta  prestar especial atención a las formaciones del cielo y de la nubes, ya que considero que éste elemento de mi trabajo es extremadamente importante para el estado de ánimo de la pintura y el acabado, ya sea una espectacular puesta de sol o una noche iluminada por la luna empañada.

En 2010 asistí a mis primeras exposiciones individuales y me siento muy privilegiado de que el trabajo ha sido muy bien recibido por los coleccionistas. Esto me da un gran estímulo para continuar desarrollando mi trabajo en el futuro.


















¡Recomienda este blog!